Concierto en fa (Gershwin)

AjustarCompartirImprimirCitar

Concierto en fa es una composición de George Gershwin para piano solo y orquesta que tiene una forma más cercana a un concierto tradicional que su anterior Rhapsody in Blue, influenciada por el jazz. Fue escrito en 1925 por encargo del director de orquesta Walter Damrosch. Tiene poco más de media hora de duración.

Génesis del Concierto

Damrosch había estado presente en el concierto del 12 de febrero de 1924 organizado y dirigido por Paul Whiteman en el Aeolian Hall de la ciudad de Nueva York titulado Un experimento en música moderna que se hizo famoso por el estreno de Gershwin'.;s Rhapsody in Blue, en la que el compositor interpretó el solo de piano. El día después del concierto, Damrosch se puso en contacto con Gershwin para encargarle un concierto para piano a gran escala para la Orquesta Sinfónica de Nueva York, más cercano en forma a un concierto clásico y orquestado por el compositor.

Debido a obligaciones contractuales para tres musicales de Broadway diferentes, no pudo comenzar a esbozar ideas hasta mayo de 1925. Comenzó la partitura para dos pianos el 22 de julio, después de regresar de un viaje a Londres, y los borradores originales se titulaban "Concierto de Nueva York". El primer movimiento se escribió en julio, el segundo en agosto y el tercero en septiembre; gran parte del trabajo se realizó en una choza de práctica en la Institución Chautauqua. Esto había sido arreglado a través del compositor y maestro australiano Ernest Hutcheson, quien ofreció aislamiento a Gershwin en Chautauqua, donde sus habitaciones fueron declaradas prohibidas para todos hasta las 4 p.m. a diario. Gracias a esto, Gershwin pudo completar la orquestación completa del concierto el 10 de noviembre de 1925. Más tarde ese mes, Gershwin contrató una orquesta de 55 músicos, por su cuenta, para ejecutar su primer borrador en el Globe Theatre. Damrosch asistió y dio consejos a Gershwin, quien hizo algunos recortes y revisiones.

Según un periodista presente, la pipa "entraba y salía de su boca durante todo el ensayo". En particular, lo utilizó para señalar de manera acusadora a los miembros de la orquesta que no estaban resolviendo exitosamente sus problemas de jazz."

El Concierto en fa muestra un desarrollo considerable en la técnica compositiva de Gershwin, particularmente porque él mismo orquestó toda la obra, a diferencia de la Rapsodia en azul, compuesta por Ferde Grofé, Paul Whiteman'. Pianista de la sección 39;y orquestador principal. El compositor y orquestador inglés William Walton comentó que adoraba la orquestación del concierto de Gershwin.

Instrumentación

La obra requiere 2 flautas más flautín, 2 oboes y corno inglés, 2 clarinetes en si bemol más clarinete bajo en si bemol (este trío se presenta como acompañamiento de la trompeta solista en el movimiento medio), 2 fagotes, 4 trompas en fa, 3 trompetas en si bemol, 3 trombones y una tuba, 3 timbales - 32", 29" y 26" (un jugador), 3 percusionistas (primer jugador: bombo, campanas, xilófono y triángulo; segundo jugador: caja periódicamente amortiguada y con baquetas regulares y de cepillo, taco de madera, látigo; tercer jugador: platillos crash, platillo suspendido con baquetas, triángulo y gong), piano solo y cuerdas.

Formulario

El concierto consta de los tres movimientos tradicionales:

  1. Allegro (F major)
  2. Adagio - Andante con moto (D-flat major)
  3. Allegro agitato (G minor → F minor → F major)

Existen fuertes vínculos temáticos entre los tres movimientos, todos los cuales están fuertemente influenciados por el jazz. Sin embargo, en cada movimiento existe una integridad estructural muy sutil que, aunque quizás no sea inmediatamente evidente para el oyente, tiene sus raíces en la tradición clásica.

El primer movimiento comienza con toques de timbales, introduciendo elementos del material temático principal. Después de una extensa introducción orquestal, el piano entra con una sección solista, introduciendo otra melodía que se encuentra a lo largo del movimiento. A partir de aquí, la música se alterna con secciones contrastantes de grandiosidad y delicadeza. El clímax se alcanza en el Grandioso, en el que la orquesta hace resonar la melodía original del piano, acompañada por una gran figura de triplete en el solista. Hay una cadencia de triplete ostinatos rápidos que conduce a la sección final: octavas y acordes acelerados, que culminan con una gran carrera del triplete ostinato por el teclado a lo largo de un acorde de fa mayor 6, cerrando el movimiento.

El segundo movimiento recuerda al blues, comenzando con una elegante melodía en una trompeta solista acompañada por un trío de clarinetes. Sigue una sección más rápida con el piano, que se construye gradualmente hasta cerca del final, momento en el que la pieza engañosamente regresa a la melodía original, ahora entregada a la flauta. El movimiento termina en una cadencia pacífica e introspectiva.

El movimiento final es vibrante y enérgico con varias referencias al ragtime, presentando material nuevo y melodías de los movimientos anteriores. Se encuentra un clímax falso en una sección Grandioso idéntica a la del primer movimiento, que a su vez evoluciona hacia otra construcción hasta el verdadero pináculo del concierto, nuevamente dominado por el acorde de fa mayor 6, trayendo el pieza hasta el final.

En sus propias palabras, Gershwin escribió una descripción del concierto:

El primer movimiento emplea el ritmo de Charleston. Es rápido y pulsante, representando el espíritu joven entusiasta de la vida americana. Comienza con un motivo rítmico dado por los tambores de hervidor... El tema principal es anunciado por el baszón. Más tarde, el piano presenta un segundo tema. El segundo movimiento tiene un ambiente poético y nocturno que ha llegado a ser referido como el azul americano, pero en una forma más pura que la en la que se tratan generalmente. El movimiento final vuelve al estilo del primero. Es una orgía de ritmos, comenzando violentamente y manteniendo el mismo ritmo a lo largo de todo.

Alegro

El primer movimiento entrelaza tres ritmos y temas: Charleston, pentatónico y sensual. Los timbales inician el movimiento con golpes de wham-bok, luego la orquesta introduce una melodía pentatónica acompañada por el charlestón en los vientos y la percusión. Treinta segundos después, los timbales y la orquesta alternan ritmos de wham-bok con la melodía pentatónica. Después de que las cuerdas amainan, el piano introduce el tema principal sensual utilizado a lo largo de la pieza. Se repite nuevamente con una contramelodía orquestal tocada por los violonchelos y las cuerdas al mismo tiempo, seguida de corridas pentatónicas en el piano y acompañamiento continuo en la orquesta. Llega a su clímax con una escala cromática en el piano y se resuelve con una síncopa que suena española en la orquesta. La síncopa de Piano Charleston reintroduce el tema sensual que se escucha al comienzo de la pieza. Esta vez el piano toca la contramelodía mientras la orquesta toca el tema sensual. Una "microcadenza" de arpegios en el piano une la sensualidad de la orquesta con otra variación del acompañamiento de Charleston y una melodía pentatónica. Gershwin juega con esta variante del sensual en mi mayor mientras lleva al oyente al clímax de la pieza. Después del clímax, Gershwin combina charlestón, melodía pentatónica y tresillos de ritmo rápido para modular de una tonalidad a otra antes de reintroducir otra variación sensual en re bemol mayor. Los ritmos de Charleston pasan del sensual al "Grandioso" clímax seguido de triplete ostinatos, acordes de ritmo rápido, más ostinatos y una escala de Do dominante 7. Una coda termina los últimos dos minutos con charleston y sensualidad en la orquesta y líneas pentatónicas en el piano antes de terminar finalmente el movimiento con un acorde de fa mayor 6.

Adagio-Andante con moto

En el segundo movimiento, Gershwin utiliza dos temas de blues, similares al tema del primer movimiento y presagia el tema del tercer movimiento en un tema más rápido tocado entre las dos melodías de blues. Una progresión de acordes de blues abre el movimiento y una trompeta solista toca el primer tema de blues. El tema se introduce alternando segundos mayores en los cuernos franceses y luego un solo de trompeta. En el primer minuto, el solo de trompeta suena muy similar al tema sensual que se escucha en el primer movimiento. Gershwin continúa con temas improvisados y variantes de la melodía de blues. Luego, la trompeta repite el tema tocado al principio. Cuando termina el solo de trompeta, el piano entra con una variante pentatónica del primer tema antes de pasar a un segundo tema más rápido y alegre. Este tema presagia la melodía del tercer movimiento, a través de notas repetidas. Este tema es también una variante del escuchado en el primer movimiento. Un solo de violín une este tema y reintroduce el primer tema tocado al principio. Luego, el piano toma el relevo con otra variación en una cadencia tanto del tema como de los arpegios que lo acompañan. Después de la cadencia, Gershwin pasa el tema original a la orquesta y luego vuelve al piano y la flauta. Luego llega al clímax de la pieza, alternando entre el piano y la orquesta. El movimiento finaliza con el piano tocando el tema desde el principio, suave acompañamiento de flauta y cuerdas y una cadencia en re bemol mayor.

Allegro agitado

El tercer movimiento es un rondó de ritmo rápido y reintroduce el tema escuchado en el primer movimiento, a un tempo más vigoroso. La orquesta comienza tocando el tema principal del movimiento en sol menor y luego el piano repite el tema en fa menor. Mientras el piano continúa tocando las notas de ritmo rápido, la orquesta toca una contramelodía. Un glissando del piano reintroduce el tema del primer movimiento tocado en la orquesta antes de volver al tema principal. Luego, la orquesta toca un segundo tema con un suave acompañamiento de piano. Vuelven variantes de los temas principales y secundarios. Después de una modulación en si bemol mayor, la orquesta toca el segundo tema de blues escuchado en el segundo movimiento y el piano responde con el tema secundario. Vuelve el ritmo rat-a-tat, uniendo el tema del blues y la melodía de notas repetidas del segundo movimiento, interpretada por la orquesta. El tema secundario del movimiento regresa al piano antes de tocar una progresión de acordes que se escucha en el primer movimiento. Una serie de escalas de octava de ritmo rápido van crescendo hacia el mismo tono "grandioso" escuchado en el primer movimiento. El tema del rat-a-tat regresa por última vez en el movimiento; Progresiones de acordes pentatónicos y un trémolo final de fa mayor 6 y un acorde de fa mayor terminan la pieza.

Liberación y recepción

La obra fue estrenada por la Orquesta Sinfónica de Nueva York con Damrosch dirigiendo (tres años más tarde la orquesta se fusionaría con la Sociedad Sinfónica Filarmónica en la Orquesta Filarmónica de Nueva York) en el Carnegie Hall de Nueva York el 3 de diciembre de 1925, y contó con El compositor como solista. Las mismas fuerzas presentaron varias actuaciones poco después: dos más en Nueva York, una en Filadelfia, otra en Baltimore y otra en Washington, precediendo a otra en la Academia de Música de Brooklyn el 16 de enero de 1926. Las entradas para el concierto estaban agotadas y el concierto fue muy bien recibido por el público en general. Sin embargo, las críticas fueron mixtas y muchos críticos no pudieron clasificarlo como jazz o clásico. De hecho, había una gran variedad de opiniones entre los contemporáneos de Gershwin. Sergei Prokofiev lo encontró "aficionado". Arnold Schoenberg, uno de los compositores más influyentes de la época, elogió el concierto de Gershwin en un homenaje póstumo en 1938:

Gershwin es un artista y un compositor – expresó ideas musicales, y eran nuevas, como la forma en que las expresó.... Un artista es para mí como un manzano. Cuando llega el momento, ya sea que quiere o no se rompe y comienza a producir manzanas.... Serio o no, él es un compositor, es decir, un hombre que vive en la música y expresa todo, serio o no, sonido o superficial, por medio de la música, porque es su lengua nativa.... Lo que ha hecho con ritmo, armonía y melodía no es simplemente estilo. Es fundamentalmente diferente de la moda de muchos un compositor serio [que escribe] una unión superficial de dispositivos aplicados a un mínimo de ideas.... La impresión es de una improvisación con todos los méritos y deficiencias que tienen este tipo de producción.... Sólo siente que tiene algo que decir y lo dice.

El propio Damrosch proporcionó una nota elogiando el trabajo de Gershwin:

Varios compositores han estado caminando alrededor del jazz como un gato alrededor de un plato de sopa, esperando que se enfríe para que puedan disfrutarlo sin quemar sus lenguas, hasta ahora acostumbrado sólo a los líquidos más tepid destilados por los cocineros de la escuela clásica. Lady Jazz... ha bailado en todo el mundo... pero por todos sus viajes y popularidad, no ha encontrado ningún caballero que pudiera elevarla a un nivel que le permitiera ser recibida como miembro respetable de los círculos musicales. George Gershwin parece haber logrado este milagro... audazmente al vestir a su joven extremadamente independiente y actual en el clásico garbo de un concierto... Él es el Príncipe que ha tomado la Cenicienta por la mano y la ha proclamado abiertamente una princesa al mundo asombrado, sin duda a la furia de sus hermanas enviduosas.

Actuación en el cine

Una interpretación del tercer movimiento del concierto aparece durante una secuencia de fantasía humorística en la película Un americano en París (1951). En uno de los muchos números musicales de la película, el personaje de Oscar Levant, Adam Cook, un pianista en apuros, sueña despierto que está interpretando el concierto para una audiencia de gala en una sala de conciertos. A medida que avanza la escena, Adam fantasea con ser también todos los demás miembros de la orquesta, además del director, e incluso se imagina que el público se aplaude a sí mismo al concluir el concierto.

También hay una interpretación de un extracto de la película biográfica de Gershwin Rhapsody in Blue (1945), donde Robert Alda (doblado por Oscar Levant) lo interpreta parcialmente en pantalla, y luego en la película. Conclusión del propio Levante. Se escucha en momentos especialmente conmovedores, una vez cuando Gershwin tropieza con las notas debido a los efectos de su fatal tumor cerebral, y una vez más en la escena en la que se anuncia la muerte de Gershwin.

La interpretación de Levant del concierto en Un americano en París es digna de mención porque Levant era un consumado concertista de piano y compositor que se había hecho amigo de Gershwin en 1928. Una filmación en DVD de 2003 presenta al Marcus Roberts Trio con Seiji Ozawa dirigiendo la Filarmónica de Berlín en Waldbuhne, Berlín.

Grabaciones destacadas

La primera grabación fue realizada en 1928 por Paul Whiteman y su Concert Orchestra, con Roy Bargy al piano, en un arreglo abreviado para banda de jazz de Ferde Grofé, para Columbia Records. Otros incluyen:

  • Oscar Levant y Andre Kostelanetz con la Orquesta Sinfónica Filarmónica de Nueva York (4 de mayo de 1942)
  • Oscar Levant y Arturo Toscanini con la NBC Symphony Orchestra (desde la radio de 1944 NBC)
  • Leonard Pennario y William Steinberg con la sinfonía Pittsburgh de 1953 en el Capitolio. (Durante su vida, Pennario fue considerado el "ir-to" intérprete de la música de Gershwin. Grabó todo lo que Gershwin escribió para el piano.)
  • Stanislav Knor y Václav Neumann con la Orquesta Sinfónica de Praga (junio de 1961)
  • Alec Templeton y Thor Johnson con la orquesta sinfónica Cincinnati
  • Earl Wild y Arthur Fiedler con la orquesta Pops de Boston
  • Eugene List y Howard Hanson con la orquesta Eastman-Rochester
  • Lazar Berman y Gennady Rozhdestvensky con la orquesta filarmónica de Moscú
  • André Previn y Andre Kostelanetz y su orquesta (Previn ha realizado dos grabaciones más, ambas conduciendo desde el teclado, con la London Symphony Orchestra y con la Pittsburgh Symphony)
  • Garrick Ohlsson y Michael Tilson Thomas con la sinfonía de San Francisco
  • Philippe Entremont y Eugene Ormandy con la Orquesta de Filadelfia
  • Hélène Grimaud y David Zinman con la sinfonía de Baltimore
  • Werner Haas y Edo de Waart con Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo
  • Jerome Lowenthal y Maurice Abravanel con la sinfonía de Utah
  • Bonnie Gritton y Susan Duehlmeire (versión bipiano)
  • Jon Nakamatsu y Jeff Tyzik con la orquesta filarmónica de Rochester.
  • Katia y Marielle Labèque (versión bipiano)
  • Cristina Ortiz y André Previn con la orquesta sinfónica de Londres
  • Jean-Yves Thibaudet y Marin Alsop con la sinfonía de Baltimore (versión de banda de jazz orquestada por Ferde Grofé)
  • Peter Jablonski y Vladimir Ashkenazy con la Orquesta Filarmónica Real, Decca - 1991
  • Sviatoslav Richter and Christoph Eschenbach with the Stuttgart Radio Symphony Orchestra (live from the 1993 Schwetzingen Festival)
  • Marc-André Hamelin y Leonard Slatkin con la Orquesta Filarmónica de Radio Holanda (en vivo desde Concertgebouw, Amsterdam, 2005)
  • Stefano Bollani y Riccardo Chailly con Leipzig Gewandhaus Orchestra (en vivo desde Gewandhaus, Leipzig, 2010)
  • Jeffery Siegel y Leonard Slatkin con la sinfonía de San Luis (El Gershwin completo: Obras para la Orquesta, el piano y la Orquesta)
  • Kathryn Selby y Richard Hayman con orquesta sinfónica de radio eslovaca


Transmisión de radio

Aunque Gershwin nunca grabó el concierto, Rudy Vallee lo invitó a tocar el tercer movimiento del concierto en una transmisión de radio de la NBC en 1931, que se conservó en discos de transcripción y luego se publicó en LP y discos compactos. Vallee utilizó un arreglo especial preparado para la orquesta de su estudio. Gershwin también tocó algunas de sus canciones populares en la transmisión.

Cultura popular

La patinadora artística Yuna Kim, de Corea del Sur, patinó con una versión editada de cuatro minutos de esta pieza en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver, así como en el Trofeo Éric Bompard de 2009, en Skate America de 2009 y en la final del Gran Premio de 2009-2010, ganando la medalla de oro femenina' patinaje artístico y batir el récord mundial en el programa largo femenino. Cuando compitió en el Campeonato Mundial de 2010, ganó la medalla de plata con un total de 190,79 puntos.

Contenido relacionado

Misa (música)

La Misa una forma de composición musical sagrada, es una composición coral que pone música a las partes invariables de la liturgia eucarística...

Historia de la ópera

La forma de arte conocida como ópera se originó en Italia en los siglos XVI y XVII, aunque se basó en tradiciones más antiguas de entretenimiento...

Período clásico de la música

El período clásico fue una era de la música clásica entre aproximadamente 1730 y...
Más resultados...
Tamaño del texto: